Концептуальное искусство , также называемое концептуализмом , — это искусство , в котором концепция (идеи) или понятие (идеи), вовлеченные в работу, имеют равный или больший приоритет, чем традиционные эстетические , технические и материальные проблемы. Некоторые произведения концептуального искусства могут быть созданы любым человеком, просто следуя набору письменных инструкций. [1] Этот метод был основополагающим для определения концептуального искусства американским художником Солом Левиттом , одним из первых, появившихся в печати:
В концептуальном искусстве идея или концепция являются наиболее важным аспектом работы. Когда художник использует концептуальную форму искусства, это означает, что все планирование и решения принимаются заранее, а исполнение является формальным делом. Идея становится машиной, которая создает искусство. [2]
Тони Годфри, автор книги «Концептуальное искусство (Искусство и идеи)» (1998), утверждает, что концептуальное искусство подвергает сомнению природу искусства [3], понятие, которое Джозеф Кошут возвел в раннее определение искусства в своем основополагающем манифесте концептуального искусства « Искусство после философии» (1969). Представление о том, что искусство должно исследовать свою собственную природу, уже было мощным аспектом видения современного искусства влиятельным арт-критиком Клементом Гринбергом в 1950-х годах. Однако с появлением исключительно языкового искусства в 1960-х годах концептуальные художники, такие как «Искусство и язык» , Джозеф Кошут (который стал американским редактором журнала «Art-Language» ) и Лоуренс Вайнер , начали гораздо более радикальный допрос искусства, чем это было возможно ранее (см. ниже). Одной из первых и самых важных вещей, которые они подвергли сомнению, было распространенное предположение о том, что роль художника заключается в создании особых видов материальных объектов [4] [ 5] [6]
Благодаря своей связи с Молодыми британскими художниками и Премией Тернера в 1990-х годах, в популярном использовании, особенно в Соединенном Королевстве, «концептуальное искусство» стало обозначать все современное искусство , которое не практикует традиционные навыки живописи и скульптуры . [7] Одна из причин, по которой термин «концептуальное искусство» стал ассоциироваться с различными современными практиками, далекими от его первоначальных целей и форм, заключается в проблеме определения самого термина. Как предположил художник Мел Бохнер еще в 1970 году, объясняя, почему ему не нравится эпитет «концептуальный», не всегда полностью ясно, к чему относится «концепция», и есть риск, что ее перепутают с «намерением». Таким образом, описывая или определяя произведение искусства как концептуальное, важно не путать то, что называется «концептуальным», с «намерением» художника.
Прекурсоры
Французский художник Марсель Дюшан проложил путь концептуалистам, предоставив им примеры прототипически концептуальных работ — например, реди-мейды . Самым известным реди-мейдом Дюшана был «Фонтан» (1917), стандартный писсуар-раковина, подписанный художником псевдонимом «Р. Матт» и представленный для включения в ежегодную не имеющую жюри выставку Общества независимых художников в Нью-Йорке (которое ее отклонило). [8] Художественная традиция не рассматривает обыденный предмет (такой как писсуар) как искусство, потому что он не создан художником или с каким-либо намерением быть искусством, и он не является уникальным или изготовленным вручную. Актуальность и теоретическое значение Дюшана для будущих «концептуалистов» позже были признаны американским художником Джозефом Кошутом в его эссе 1969 года « Искусство после философии» , когда он написал: «Всякое искусство (после Дюшана) концептуально (по своей природе), потому что искусство существует только концептуально».
В 1956 году основатель леттризма Исидор Изу разработал концепцию произведения искусства, которое по своей природе никогда не может быть создано в реальности, но которое, тем не менее, может дать эстетическое вознаграждение, будучи созерцаемым интеллектуально. Эта концепция, также называемая Art esthapériste (или «бесконечной эстетикой»), произошла от бесконечно малых величин Готфрида Вильгельма Лейбница — величин, которые на самом деле не могли существовать, кроме как концептуально. Текущее воплощение (по состоянию на 2013 год [обновлять]) исовского движения, Excoördism, самоопределяется как искусство бесконечно большого и бесконечно малого.
Происхождение
В 1961 году философ и художник Генри Флинт ввел термин «концептуальное искусство» в статье с тем же названием, которая появилась в прото- издании Fluxus An Anthology of Chance Operations . [9] Концептуальное искусство Флинта, как он утверждал, произошло от его понятия «когнитивного нигилизма», в котором парадоксы в логике показаны для эвакуации концепций субстанции. Опираясь на синтаксис логики и математики, концептуальное искусство было призвано совместно заменить математику и формалистическую музыку, тогда распространенную в серьезных музыкальных кругах. [10] Поэтому, утверждал Флинт, чтобы заслужить ярлык концептуального искусства , произведение должно было быть критикой логики или математики, в которой лингвистическая концепция была материалом, качество, которое отсутствует в последующем «концептуальном искусстве». [11]
Термин приобрел иное значение, когда его использовали Джозеф Кошут и группа «Английское искусство и язык» , которые отказались от традиционного художественного объекта в пользу документированного критического исследования, начатого в журнале «Art-Language: The Journal of Conceptual Art» в 1969 году, в отношении социального, философского и психологического статуса художника. К середине 1970-х годов они выпустили публикации, индексы, перформансы, тексты и картины с этой целью. В 1970 году в Нью-Йоркском культурном центре прошла первая специализированная выставка концептуального искусства «Концептуальное искусство и концептуальные аспекты» . [12]
Критика формализма и коммерциализации искусства
Концептуальное искусство возникло как движение в 1960-х годах — отчасти как реакция на формализм , как тогда сформулировал влиятельный нью-йоркский художественный критик Клемент Гринберг . По словам Гринберга, современное искусство следовало процессу постепенного сокращения и уточнения в направлении цели определения сущностной, формальной природы каждого средства. Те элементы, которые противоречили этой природе, должны были быть сокращены. Задача живописи, например, состояла в том, чтобы точно определить, каким объектом на самом деле является картина: что делает ее картиной и ничем иным. Поскольку по своей природе картины являются плоскими объектами с поверхностями холста, на которые нанесен цветной пигмент, такие вещи, как фигурация , иллюзия трехмерной перспективы и ссылки на внешний предмет, были признаны посторонними для сущности живописи и должны быть удалены. [13]
Некоторые утверждали, что концептуальное искусство продолжило эту «дематериализацию» искусства, полностью устранив необходимость в объектах [14]
, в то время как другие, включая многих из самих художников, считали концептуальное искусство радикальным разрывом с формалистическим модернизмом Гринберга. Более поздние художники продолжали разделять предпочтение самокритичности искусства, а также отвращение к иллюзии. Однако к концу 1960-х годов стало ясно, что условия Гринберга о том, чтобы искусство продолжало существовать в рамках каждой среды и исключало внешние предметы, больше не имели силы. [15]
Концептуальное искусство также выступило против коммерциализации искусства; оно попыталось подорвать галерею или музей как место и определитель искусства, а рынок искусства как владельца и дистрибьютора искусства. Лоуренс Вайнер сказал: «Как только вы узнаете о моей работе, вы ею владеете. Я никак не могу залезть в чью-то голову и удалить ее». Поэтому о многих работах концептуальных художников можно узнать только через документацию, которая ими проявляется, например, фотографии, письменные тексты или выставленные объекты, которые, как некоторые могут утверждать, сами по себе не являются искусством. Иногда (как в работах Роберта Барри , Йоко Оно и самого Вайнера) они сводятся к набору письменных инструкций, описывающих работу, но не доводящих ее до фактического создания — подчеркивая, что идея важнее артефакта. Это показывает явное предпочтение «художественной» стороне мнимой дихотомии между искусством и ремеслом , где искусство, в отличие от ремесла, происходит внутри исторического дискурса и вовлекает его: например, «письменные инструкции» Оно имеют больше смысла рядом с другим концептуальным искусством того времени.
Язык и/или искусство
Язык был центральной заботой для первой волны концептуальных художников 1960-х и начала 1970-х годов. Хотя использование текста в искусстве никоим образом не было новым, только в 1960-х годах художники Лоуренс Вайнер , Эдвард Руша , [16] Джозеф Кошут , Роберт Барри и Art & Language начали создавать искусство исключительно языковыми средствами. Там, где ранее язык был представлен как один из видов визуального элемента наряду с другими и подчинялся всеобъемлющей композиции (например, синтетический кубизм ), концептуальные художники использовали язык вместо кисти и холста и позволяли ему обозначать себя самостоятельно. [17] О работах Лоуренса Вайнера Энн Роример пишет: «Тематическое содержание отдельных работ вытекает исключительно из значения используемого языка, в то время как презентационные средства и контекстуальное размещение играют решающую, но раздельную роль». [18]
Британский философ и теоретик концептуального искусства Питер Осборн предполагает, что среди многих факторов, повлиявших на тяготение к искусству, основанному на языке, центральную роль для концептуализма сыграл поворот к лингвистическим теориям значения как в англо-американской аналитической философии , так и в структуралистской и постструктуралистской континентальной философии в середине двадцатого века. Этот лингвистический поворот «укрепил и легитимировал» направление, выбранное концептуальными художниками. [19] Осборн также отмечает, что ранние концептуалисты были первым поколением художников, завершивших университетское обучение в области искусства. [20] Позже Осборн сделал наблюдение, что современное искусство является постконцептуальным [21] в публичной лекции, прочитанной в Fondazione Antonio Ratti, Villa Sucota в Комо 9 июля 2010 года. Это утверждение сделано на уровне онтологии произведения искусства (а не, скажем, на описательном уровне стиля или движения).
Американский историк искусства Эдвард А. Шэнкен указывает на пример Роя Эскотта , который «мощно демонстрирует значительные пересечения между концептуальным искусством и искусством и технологией, взрывая традиционную автономию этих категорий истории искусства». Эскотт, британский художник, наиболее тесно связанный с кибернетическим искусством в Англии, не был включен в Cybernetic Serendipity, потому что его использование кибернетики было в первую очередь концептуальным и не использовало явно технологию. И наоборот, хотя его эссе о применении кибернетики к искусству и педагогике искусства «Конструирование изменений» (1964) было процитировано на странице посвящения (Солу Левитту) основополагающей книги Люси Р. Липпард «Шесть лет: дематериализация объекта искусства с 1966 по 1972 год» , предвосхищение Эскотта и его вклад в формирование концептуального искусства в Британии получили скудное признание, возможно (и по иронии судьбы) потому, что его работа была слишком тесно связана с искусством и технологией. Еще одно важное пересечение было исследовано в работе Эскотта 1963 года «Телематические связи: временная шкала», в которой проводилась четкая параллель между таксономическими качествами вербальных и визуальных языков — концепция, которая будет рассмотрена во Втором исследовании Джозефа Кошута, Предложении 1 (1968) и в работе Мела Рамсдена «Элементы неполной карты» (1968).
Современная история
Протоконцептуализм имеет корни в подъеме модернизма , например, Мане (1832–1883) и позже Марселя Дюшана (1887–1968). Первая волна движения «концептуального искусства» продолжалась примерно с 1967 [22]
по 1978 год. Ранние «концептуальные» художники, такие как Генри Флинт (1940–), Роберт Моррис (1931–2018) и Рэй Джонсон (1927–1995), оказали влияние на более позднее, широко признанное движение концептуального искусства. Концептуальные художники, такие как Дэн Грэм , Ханс Хааке и Лоуренс Вайнер, оказались очень влиятельными для последующих художников, а известные современные художники, такие как Майк Келли или Трейси Эмин, иногда называются [ кем? ] «концептуалистами второго или третьего поколения» или « постконцептуальными » художниками (префикс Post- в искусстве часто можно интерпретировать как «из-за»).
1913: Велосипедное колесо (Roue de bicyclette) Марселя Дюшана . Вспомогательный реди-мейд. Велосипедное колесо, установленное вилкой на расписном деревянном табурете. Первый реди-мейд, хотя идея реди-мейдов пришла ему в голову только два года спустя. Оригинал был утерян. Также признан первой кинетической скульптурой. [24]
1914: Подставка для бутылок (также называемая сушилкой для бутылок или ёжиком ) ( Egouttoir или Porte-bouteilles или Hérisson ) Марселя Дюшана . Готовая работа. Подставка для сушки бутылок из оцинкованного железа, которую Дюшан купил как «уже готовую» скульптуру, но она пылилась в углу его парижской студии. Два года спустя, в 1916 году, в переписке из Нью-Йорка со своей сестрой, Сюзанной Дюшан во Франции, он выражает желание сделать из неё готовую работу. Сюзанна, присматривающая за его парижской студией, уже избавилась от неё.
1915: «Предчувствие сломанной руки» (En prévision du bras cassé) Марселя Дюшана . Реди-мейд. Лопата для снега , на которой Дюшан тщательно написал ее название. Первая работа, которую художник официально назвал «реди-мейдом».
1917: Фонтан Марселя Дюшана , описанный в статье в The Independent как изобретение концептуального искусства. Это также ранний пример институциональной критики [25]
1917 : Вешалка для шляп (Porte-chapeaux) , ок. 1917 , Марсель Дюшан . Реди-мейд. Деревянная вешалка для шляп. [26]
1919: LHOOQ Марселя Дюшана . Исправленный реди-мейд. Карандаш на репродукции «Моны Лизы» Леонардо да Винчи , на которой он нарисовал бородку и усы, озаглавленные грубой игрой слов. [27]
1921: «Почему бы не чихнуть, Роза Селави?» Марселя Дюшана . Ассистированный реди-мейд. Мраморные кубики в форме кусочков сахара с термометром и костями каракатицы в небольшой птичьей клетке.
1953: Роберт Раушенберг создает «Стертый рисунок де Кунинга» , рисунок Виллема де Кунинга , который Раушенберг стер. Он поднял много вопросов о фундаментальной природе искусства, заставив зрителя задуматься, может ли стирание работы другого художника быть творческим актом, а также является ли работа «искусством» только потому, что ее сделал знаменитый Раушенберг.
1955: Риа Сью Сандерс создает свои первые текстовые произведения из серии «pièces de complicaes» , сочетая визуальное искусство с поэзией и философией и вводя концепцию соучастия: зритель должен создать произведение искусства в своем воображении. [30]
1958: Джордж Брехт изобретает Event Score [31] , который станет центральной особенностью Fluxus. Брехт, Дик Хиггинс , Аллан Капроу , Эл Хансен , Джексон Маклоу и другие учились у Джона Кейджа между 1958 и 1959 годами в Новой школе, что привело непосредственно к созданию Happenings , Fluxus и концептуального искусства Генри Флинта . Event Scores — это простые инструкции по выполнению повседневных задач, которые можно выполнять публично, в частном порядке или не выполнять вообще.
1961: Пьеро Мандзони выставил «Дерьмо художника» — банки, предположительно содержащие его собственные фекалии (хотя никто не мог сказать наверняка, поскольку работа была бы уничтожена, если бы ее открыли). Он выставил банки на продажу по весу золота. Он также продавал собственное дыхание (заключенное в воздушные шары) как «Тела воздуха» и подписывал тела людей, тем самым объявляя их живыми произведениями искусства либо на все времена, либо на определенные периоды. (Это зависело от того, сколько они были готовы заплатить). Марсель Бротарс и Примо Леви входят в число обозначенных «произведений искусства».
1962: Художник Барри Бейтс меняет свое имя на Билли Эппл , стирая свою изначальную личность, чтобы продолжить исследование повседневной жизни и коммерции как искусства. На этом этапе многие из его работ сфабрикованы третьими лицами. [33]
1962: Ив Кляйн представляет «Нематериальную изобразительную чувствительность » на различных церемониях на берегах Сены. Он предлагает продать свою собственную «живописную чувствительность» (что бы это ни было — он не дал ей определения) в обмен на листовое золото. На этих церемониях покупатель давал Кляйну листовое золото в обмен на сертификат. Поскольку чувствительность Кляйна была нематериальной, покупатель должен был сжечь сертификат, в то время как Кляйн бросал половину листового золота в Сену. (Покупателей было семь.)
Джозеф Кошут датирует концепцию « Одного и трех стульев » 1965 годом. Презентация работы состоит из стула, его фотографии и увеличенного определения слова «стул». Кошут выбрал определение из словаря. Известны четыре версии с разными определениями.
1966: Задуманная в 1966 году выставка «Кондиционирование воздуха. Искусство и язык» опубликована в виде статьи в ноябрьском номере журнала «Arts Magazine» в 1967 году . [36]
1967: Первые 100% абстрактные картины Мела Рамсдена . На картине показан список химических компонентов, составляющих субстанцию картины. [37]
1968: Лоуренс Вайнер отказывается от физического создания своей работы и формулирует свою «Декларацию о намерениях», одно из важнейших заявлений концептуального искусства [ требуется цитата ] после «Параграфов о концептуальном искусстве» Левитта. Декларация, которая подчеркивает его последующую практику, гласит: «1. Художник может создать произведение. 2. Произведение может быть изготовлено. 3. Произведение не обязательно должно быть создано. Поскольку каждое из них равнозначно и соответствует намерению художника, решение относительно условий остается за получателем в случае получения».
1973-1979: Мэри Келли создает свой Post-Partum Document , состоящий из шести отдельных частей, описывающих первые шесть лет ухода за сыном. Через психоаналитическую и феминистскую призму работа исследует отношения матери и ребенка и изучает развивающееся чувство себя ее сына, а также ее собственное. [40]
1982: Опера «Викторина» от Art & Language должна была быть представлена в городе Кассель на Documenta 7 и показана вместе с Art & Language Studio в 3 Wesley Place Painted by Actors , но представление было отменено. [41]
1990: Эшли Бикертон и Рональд Джонс включены в выставку «Концептуальных художников третьего поколения» «Разум превыше материи: концепция и объект» в Музее американского искусства Уитни. [42]
1991: Рональд Джонс выставляет в галерее Metro Pictures объекты и тексты, искусство, историю и науку, укорененные в мрачной политической реальности . [43]
1992: Маурицио Болоньини начинает «запечатывать» свои запрограммированные машины: сотни компьютеров программируются и продолжают работать до бесконечности, генерируя неисчерпаемые потоки случайных изображений, которые никто не увидит. [44]
1999: Трейси Эмин номинирована на премию Тернера . Частью ее выставки является « Моя кровать » — ее растрепанная кровать, окруженная мусором, таким как презервативы, окровавленные трусики, бутылки и ее домашние тапочки.
2003: Дамали Айо выставляется в Центре современного искусства, Сиэтл, штат Вашингтон. «Тон кожи № 1: Кожа» , совместный автопортрет, в котором она просит краскомешалок из местных хозяйственных магазинов создать домашнюю краску, которая бы соответствовала различным частям ее тела, при этом записывая взаимодействие. [46]
2005: Саймон Старлинг получает премию Тернера за «Shedboatshed» — деревянный сарай, который он превратил в лодку, сплавил по Рейну и снова превратил в сарай. [47]
2019: Маурицио Каттелан продает два выпуска «Комедианта» , которые выглядят как банан, приклеенный скотчем к стене, по 120 000 долларов США каждый, что привлекло значительное внимание СМИ. [48]
^ "Wall Drawing 811 – Sol LeWitt". Архивировано из оригинала 2 марта 2007 года.
↑ Сол Левитт «Параграфы о концептуальном искусстве», Artforum , июнь 1967 г.
^ Годри, Тони (1988). Концептуальное искусство (искусство и идеи) . Лондон: Phaidon Press Ltd. ISBN978-0-7148-3388-0.
^ Джозеф Кошут, Искусство после философии (1969). Перепечатано в Питере Осборне, Концептуальное искусство: темы и движения , Phaidon, Лондон, 2002. стр. 232
^ Ян Берн, Мел Рамсден: «Заметки об анализе» (1970). Перепечатано в Osborne (2003), стр. 237. Например: «Результатом большей части «концептуальной» работы последних двух лет стало тщательное очищение воздуха от объектов».
^ "История премии Тернера: Концептуальное искусство". Галерея Тейт. tate.org.uk. Доступ 8 августа 2006 г.
^
Тони Годфри, Концептуальное искусство, Лондон: 1998. стр. 28
^
Концептуальное искусство – «В 1967 году Сол Левитт опубликовал «Параграфы о концептуальном искусстве» (которые многие считают манифестом движения) [...]».
^ "Концептуальное искусство – История искусства". theartstory.org . Фонд истории искусства . Получено 25 сентября 2014 г. .
↑ Хеншер, Филип (2008-02-20). «Туалет, который потряс мир: Дюшан, Ман Рэй, Пикаби». Лондон: The Independent (Extra). стр. 2–5.
↑ Юдовиц: Распаковка Дюшана , 92–94.
^ [1] Marcel Duchamp.net, получено 9 декабря 2009 г.
↑ Марсель Дюшан, Belle haleine – Eau de voilette, коллекция Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, Christie's Paris, лот 37. 23–25 февраля 2009 г.
^ Костеланец, Ричард (2003). Беседы с Джоном Кейджем. Нью-Йорк: Routledge. ISBN 0-415-93792-2 . С. 69–71, 86, 105, 198, 218, 231.
^ Бенедикт Демелас: Мифы и реальности французского авангарда. Университетские прессы Ренна, 1988 г.
^ Кристин Стайлз и Питер Сельц, Теории и документы современного искусства: Справочник по произведениям художников (второе издание, переработанное и дополненное Кристин Стайлз) Издательство Калифорнийского университета 2012, стр. 333
^ ChewingTheSun. «Воршау – Музей Морсбройх».
^ ab Byrt, Anthony. "Brand, new". Frieze Magazine . Архивировано из оригинала 2 ноября 2012 года . Получено 28 ноября 2012 года .
^ Флюксус в 50 лет . Стефан Фрике, Александр Клар, Сара Маске, Кербер Верлаг, 2012, ISBN 978-3-86678-700-1 .
^ Tate (2016-04-22), Искусство и язык – Концептуальное искусство, зеркала и селфи | TateShots , получено 29 июля 2017 г.
^ "Air-Conditioning Show / Air Show / Frameworks 1966–67". www.macba.cat . Архивировано из оригинала 2017-07-29 . Получено 2017-07-29 .
^ "ART & LANGUAGE UNCOMPLETED". www.macba.cat . Получено 29.07.2017 .
^ "BBC – Культура Ковентри и Уорикшира – Искусство и язык". www.bbc.co.uk . Получено 29 июля 2017 г.
^ Террони, Кристель (7 октября 2011 г.). «Взлет и падение альтернативных пространств». Books&ideas.net . Получено 28 ноября 2012 г. .
^ Вентура, Аня. «Материнство — это тяжелая работа». Getty . Музей Гетти . Получено 7 апреля 2024 г. .
^ Харрисон, Чарльз (2001). Концептуальное искусство и живопись. Дальнейшие эссе об искусстве и языке . Кембридж: The MIT Press. стр. 58. ISBN0-262-58240-6.
↑ Брэнсон, Майкл (19 октября 1990 г.). «Обзор/Искусство; На арене разума в Уитни». The New York Times .
↑ Смит, Роберта. «Обзор искусства: Ronald Jones Metro Pictures», The New York Times , 27 декабря 1991 г. Получено 8 июля 2008 г.
^ Сандра Солимано, изд. (2005). Маурицио Болоньини. Программируемые машины 1990–2005 гг . Генуя: Музей современного искусства Вилла Кроче, Неос. ISBN88-87262-47-0.
^ "BBC News – ARTS – Крид освещает премию Тернера". 10 декабря 2001 г.
^ «За кулисами Третьего побережья аудиофестиваля с Дамали Айо».
^ «The Times и The Sunday Times». www.thetimes.co.uk .
^ Погребин, Робин (6 декабря 2019 г.). «Этот банан на стене? На Art Basel Miami он обойдётся вам в 120 000 долларов». The New York Times . Архивировано из оригинала 6 декабря 2019 г. Получено 6 декабря 2019 г.
Дальнейшее чтение
Книги
Чарльз Харрисон, Эссе об искусстве и языке , MIT Press, 1991
Чарльз Харрисон, Концептуальное искусство и живопись: Дальнейшие эссе об искусстве и языке , MIT press, 2001
Эрманно Мильорини, Концептуальное искусство , Флоренция: 1971.
Клаус Хоннеф, Концепт-арт , Кёльн: Phaidon, 1972.
Урсула Мейер, редактор, Концептуальное искусство , Нью-Йорк: Даттон, 1972
Люси Р. Липпард , Шесть лет: дематериализация объекта искусства с 1966 по 1972 год . 1973. Беркли: Издательство Калифорнийского университета, 1997.
Грегори Батткок, редактор, Idea Art: A Critical Anthology , Нью-Йорк: EP Dutton, 1973
Юрген Шиллинг, Aktionskunst. Identität von Kunst und Leben? Verlag CJ Bucher, 1978, ISBN 3-7658-0266-2 .
Хуан Висенте Алиага и Хосе Мигель Г. Кортес, редакторы, Arte Conceptual Revisado / Возвращение к концептуальному искусству , Валенсия: Политехнический университет Валенсии, 1990
Томас Дреер, Konzeptuelle Kunst в Америке и Англии zwischen 1963 и 1976 (Диссертация Людвига-Максимилиана-Университета, Мюнхен), Франкфурт-на-Майне: Питер Ланг, 1992
Роберт С. Морган , Концептуальное искусство: американская перспектива , Джефферсон, Северная Каролина/Лондон: McFarland, 1994
Роберт С. Морган, Искусство в идеях: очерки концептуального искусства , Кембридж и др.: Cambridge University Press , 1996
Чарльз Харрисон и Пол Вуд, Искусство в теории: 1900–1990 , Blackwell Publishing, 1993
Тони Годфри, Концептуальное искусство , Лондон: 1998
Александр Альберро и Блейк Стимсон, редакторы, Концептуальное искусство: Критическая антология , Кембридж, Массачусетс, Лондон: MIT Press , 1999
Майкл Ньюман и Джон Берд, ред., Переписывая концептуальное искусство , Лондон: Reaktion, 1999
Энн Роример, Новое искусство 60-х и 70-х годов: переосмысление реальности , Лондон: Thames & Hudson, 2001
Питер Осборн , Концептуальное искусство (Темы и движения) , Phaidon, 2002 (См. также внешние ссылки для Роберта Смитсона )
Александр Альберро. Концептуальное искусство и политика публичности . MIT Press, 2003.
Майкл Коррис, редактор, Концептуальное искусство: теория, практика, миф , Кембридж, Англия: Cambridge University Press, 2004
Даниэль Марзона, Концептуальное искусство , Кельн: Taschen, 2005.
Джон Робертс, «Неосязаемость формы: мастерство и деквалификация в искусстве после реди-мейда» , Лондон и Нью-Йорк: Verso Books , 2007
Михаил Эпштейн ; Александр Генис; Слободанка Владив-Гловер (2016) [1999]. «Тезисы о метареализме и концептуализме (1983)». Русский постмодернизм: новые перспективы постсоветской культуры. Перевод Слободанки Владив-Гловер (ред.-преп.). Нью-Йорк; Оксфорд: Berghahn Books. стр. 169–176. ISBN 978-1-78238-864-7.
Андреа Саукчелли, «Принцип знакомства, эстетические суждения и концептуальное искусство», Журнал эстетического образования (готовится к печати в 2016 г.).
Каталоги выставок
Диаграммы-ящики и аналоговые структуры , exh.cat. Лондон: Галерея Молтон, 1963.
5–31 января 1969 г. , exh.cat., Нью-Йорк: Seth Siegelaub, 1969
Когда отношения становятся формой , exh.cat., Берн: Кунстхалле Берн, 1969
557,087 , exh.cat., Сиэтл: Музей искусств Сиэтла, 1969
Konzeption/Conception , exh.cat., Леверкузен: Städt. Музей Леверкузена и др. , 1969 г.
Концептуальное искусство и концептуальные аспекты , exh.cat., Нью-Йорк: Нью-Йоркский культурный центр, 1970
Искусство в сознании , exh.cat., Оберлин, Огайо: Мемориальный художественный музей Аллена, 1970
Информация , exh.cat., Нью-Йорк: Музей современного искусства, 1970
Программное обеспечение , exh.cat., Нью-Йорк: Еврейский музей, 1970
Концепции ситуации , exh.cat., Инсбрук: Forum für aktuelle Kunst, 1971.
L'art Conceptuel , exh.cat., Париж: ARC – Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 1989.
Кристиан Шлаттер, редактор, Art Conceptuel Formes Conceptuelles/Conceptual Art Conceptual Forms , exh.cat., Париж: Galerie 1900–2000 и Galerie de Poche, 1990.
Переосмысление объекта искусства: 1965–1975 , exh.cat., Лос-Анджелес: Музей современного искусства, 1995
Глобальный концептуализм: точки происхождения, 1950-е–1980-е гг ., exh.cat., Нью-Йорк: Музей искусств Квинса, 1999
Открытые системы: переосмысление искусства ок. 1970 г. , exh.cat., Лондон: Tate Modern, 2005 г.
Искусство и язык незаконченные: коллекция Филиппа Мейя, MACBA Press, 2014
Light Years: Conceptual Art and the Photograph 1964–1977 , exh.cat., Чикаго: Институт искусств Чикаго, 2011
Внешние ссылки
Медиа, связанные с Концептуальное искусство на Wikimedia Commons
Цитаты, связанные с концептуальным искусством в Викицитатнике
Искусство и язык незаконченные: коллекция Филиппа Мейя, MACBA
Официальный сайт музея современного искусства Шато де Монсоро
Световые годы: концептуальное искусство и фотография, 1964–1977 в Чикагском институте искусств